viernes, 13 de noviembre de 2009

BACON, SANGRE EN EL PISO



Bacon en su estudio.
Retrato de Inocencio X, a partir de la obra de Velázquez.
Pintura 1946.

AND HUMILITY CAN ONLY BE BORN OF HUMILIATION; OTHERWISE IT IS NOTHING BUT VANITY.
QUERELLE, FASSBINDER/GENET.
La infancia de Bacon fue una mezcla de humillación, dolor, miedo, violaciones y deseo erótico. Una infancia similar a la de miles de niños. Lo que es material de diván para toda la vida, para Bacon fue material que alimentó su obra, convirtiéndola en un lenguaje asumido y con el que pudo describir su existencia de forma más que explicita. “My whole life goes into my work” decía en las escasas explicaciones que daba de su obra. En la gran Retrospectiva que organizó la Tate de Londres, que ya viajó al Prado de Madrid y que hoy se encuentra en New York en el Metropolitan Museum, vemos las mismas reacciones que provocó Bacon desde el inicio de su carrera: adoración y repulsión. Está la magnífica Tres estudios para figuras en la base de una crucifixión 1944, los páneles enormes, anaranjados con sus falos dentados, feroces, el central con los ojos vendados, la cabeza ciega que muestra sus colmillos. La figura del panel derecho abre las fauces con un apetito insaciable. Bacon nació en Irlanda en medio de los conflictos bélicos religiosos, su familia inglesa no era bienvenida, pero eso no era lo más doloroso o grave de su situación: su padre enfermo de crueldad representaba para Bacon el sexo masculino, el poder, la violencia que vemos en estos falos despiadados. El sexo sin gratificación, con dolor. Y esa crueldad se trasformó en el masoquismo que Bacon explotó como uno de sus vicios más penetrantes. Con una madre muy inglesa, y por la tanto fría y desinteresada de la suerte de sus hijos, Bacon estaba solo ante la furia del padre que odiaba tener un hijo visiblemente homosexual. En una fiesta familiar Francis se disfrazó de niña. Su padre decidió educarlo y lo dejó a cargo de sus criadores de caballos, de los mozos de cuadra, de los empleados del establo. Lo violaban, golpeaban y por supuesto la terapia paterna no funcionó, al contrario, le abrieron a Bacon las posibilidades del placer, le mostraron el camino oscuro de gozar con lo que está prohibido. Pero a diferencia de su padre y de sus caballerangos irlandeses, Bacon fue valiente y tomó su primera gran decisión: no vivir una doble vida. Él era homosexual y no lo iba a disfrazar con una familia respetable y rica como la de su padre o una mujer golpeada como la de los caballerangos. Este valor le dio a Bacon cinismo y alegría, lo hizo generoso con sus amigos, un exquisito en sus elegantes gustos  y lo impulsó a seguir tomando decisiones. Decidió ser pintor después de ver a Picasso en Paris en 1927 en la Galería Paul Rosenberg, y lo hizo realidad tomando apenas unas clases de pintura con su amante Roy de Maistre.
Y pintó, rompió cuadros, pintó y rompió más, hasta que quedaron los que hoy vemos, los que tanto han venerado y odiado en casi todo el mundo. Los Tres estudios para figuras en la base de una crucifixión 1944 están situados en planos etéreos, en medio de ningún lado, con las líneas que él usaba para crear dimensión espacial y que llamó “space frames”, la zona psicológica de sus obras. Estas figuras-falos son la base de la crucifixión, son la base del sufrimiento, la del panel derecho espera acechante, mira las otras que exigen su víctima y ella, como un buitre comerá los despojos de sus compañeras. El fondo anaranjado está manchado, borrado, para imponernos con más violencia las figuras-falos. Bacon decía que su naturaleza era tímida y luchó con gran éxito en cambiarla, porque si algo está lejos de la timidez es saber describir a nuestros demonios y en un giro de placer, venganza y masoquismo, hacerlos nuestros amantes. Bacon repitió el patrón toda su vida, sus amantes serían seres furiosos, violentos, su padre mil veces, su cama sería siempre ese establo. La crucifixión es un castigo. El crucificado desciende para ser sodomizado por su verdugo.

"PINTO PARA EXCITARME".
BACON.
"GET THE BUTTER".
LAST TANGO IN PARIS.

Tríptico inspirado en el poema de T.S. Eliot Sweeny Agonistes es una de las obras con más público, hay que empujar para verla, algunos dicen que es horrible, Roberta Smith del New York Times se quejó de que era: "sólo violencia y pintura gay", y odió la curaduría. La curaduría es sobria, como lo exigía Bacon en todas sus exposiciones, las cédulas apenas tienen el título de las obras. Bacon siempre se disgustó cuando alguien trataba de explicar su obra, decía que el público debe sentir sus pinturas y quedarse con sus formas, él era a “maker of images”. Pero claro, con el vicio del arte conceptual de “explicarlo” todo para que la obra sirva de algo, esta curaduría es una novedad absoluta. Por lo de la violencia, no lo veo como un defecto, tampoco las imágenes eróticas, estamos es una época de puritanismo medieval y estas pinturas rompen con este ambiente represivo y asexual. Tríptico inspirado en el poema de T.S. Eliot Sweeny Agonistes es una de las obras más interesantes en la resolución de la composición, el desarrollo de tres historias y el color. En el primer panel vemos unos cuerpos unidos hasta la deformación, no son uno solo, son despojos de dos hombres, están en el centro de una cama-jaula y tienen en frente un espejo. Bacon, que amaba a los cuerpos bellos, se obsesionaba con imágenes de seres deformes, tenía cientos de fotos regadas en el piso de su estudio, fotos de Muybridge y de libros de medicina, le encantaba esa transformación inhumana que podemos alcanzar en el placer, la enfermedad y la furia. En este primer panel los cuerpos están convertidos en una amalgama de carne, hay pastillas y cigarros a un lado de la cama, el espejo refleja con desolación una mesa en una esquina y parte de la cama que está sobre un círculo rojo sangre, si aquí hay placer también hay dolor. Cuando Bacon pintó esta obra estaba enamorado de George Dyer, un ladrón del East End, que conoció en sus excursiones nocturnas por los bares de Londres. Era un tipo ignorante que le costó mucho asimilar que vivía con un artista que cada día era más famoso. La obra es una premonición del final de esta relación. La videncia, según los místicos es un don divino que surge con la observación, se puede entrar con tanta profundidad en el alma humana que esta se revela y denuncia su futuro. La relación de Dyer y Bacon era alcohol y sexo. Pero mientras Bacon pintaba, Dyer hacia nada, estaba con un hombre rico y no tenía que robar, ya no iba a la cárcel, así que solo bebía y tomaba pastillas.
El panel central del Tríptico es una habitación con una puerta abierta a la noche, un paisaje desolado y frío. Sus restos o el cadáver putrefacto de esa relación son un montón de ropas ensangrentadas, están sobre una maleta abierta-mesa-coche, la sangre deja testimonio de lo que esa vida fue, sobre el suelo púrpura caen objetos y ropa que sin dueño no valen nada. El púrpura, el violeta de la noche y el verde de la cama y la mesa arrojan al primer plano la sangre y los restos. El centro de esa pintura lo tiene la orgánica descripción de nuestras pasiones, son nuestros fluidos los que dejan huellas. En el panel final regresamos a la habitación del espejo, y el cuerpo que antes tenía un compañero incrustado ahora está solo y gime desesperado, se retuerce con la boca abierta, sin control de su musculatura, la cama evidencia su vacío porque ya no están ni los cigarros, alguien se ha ido durante el sueño, como un ladrón, desapareció furtivo por esa puerta. Desde el espejo una presencia profesional y analítica observa al sufriente. Esta pintura fue realizada en 1967, en el estudio desordenado y pequeño de Bacon. En 1971 en la exposición del Grand Palais de Paris, antes de la inauguración, George Dyer se suicidaba en el baño del hotel con una mezcla de alcohol y pastillas. Al principio creían que se había golpeado con el lavabo al caer, luego descubrieron que fue la sobre dosis. “Life is death, death is life”, dice el poema de T.S. Eliot. Durante la inauguración le avisaron a Bacon, mientras miraba con el presidente Georges Pompidou una de sus obras. Se acercó el gerente del hotel y le dijo “tengo que comunicarle que su amigo se ha suicidado”. Murió como en otro de los trípticos de Bacon, sentado sobre el excusado. Bacon siguió con la inauguración, la fiesta no se detuvo, después diría como Oscar Wilde “Each man kills the thing he loves”.

I WILL BE YOUR COW TOO.
I GET TO MILK YOU TWICE A DAY. HOW ABOUT THAT?
LAST TANGO IN PARIS.
Durante la exposición del Grand Palais, Bernardo Bertolucci estaba filmando el Último Tango en Paris. Quedó muy impresionado con las pinturas de Bacon, regresó a la exposición con Marlon Brando y le mostró los cuerpos masculinos, las habitaciones desoladas, las bombillas peladas. Dos figuras 1953, Retrato de George Dyer hablando 1966, Tríptico, Estudio del cuerpo humano 1970. Hombres corpulentos que Bacon creaba inspirado en sus amantes y en los cuerpos de Miguel Ángel, en los esclavos que censuraría el Vaticano por verse en exceso sometidos a su cuerpo. Le repetía a Brando que debía ser un hombre así, animal, voraz, sin entendimiento racional, solo cuerpo. Paul-Marlon es George Dyer o Peter Lacy, los hombres que le daban placer y problemas a Bacon, pero es también los hombres que ligaba en los bares y que lo molían a golpes y lo dejaban tirado en la calle. El dolor del amor violento del Último Tango describe las relaciones de Bacon, y de las que siempre fue el único sobreviviente. Esa capacidad de salir de todos los excesos con vida acompañó a Bacon muchos años.
En el MET hay una sala con una reproducción del estudio de Bacon, las fotografías que pintaba -casi nunca pintó del natural- y una gran foto de su estudio, vemos los libros de arte rotos y tirados, las pinturas y los pinceles amontonados. Están las fotos arrancadas de libros de medicina que describen enfermedades bucales y las fotos de nazis vociferantes, esas bocas abiertas que dejan escapar bestias, son presencias que repiten en muchos cuadros. En las vitrinas están las imágenes del retrato del Papa Inocencio X de Velázquez, el Papa cruel y odiado, que murió solo, su amante y su hija no se atrevieron a tocar otra vez su cuerpo. En estas pinturas une dos obsesiones, Velázquez y las bocas abiertas. El Papa grita desde una penumbra que lo hace espectral, la boca abierta hasta la dislocación, llena de dientes rodeando un agujero negro aúlla odio, soledad y vive en su eternidad sin carne y sin poder. Estas pinturas las hizo a lo largo de su vida, y son las que sobrevivieron a uno de los tantos ataques de furia de Peter Lacy que arrasaba con los cuadros de Bacon y los despedazaba. Estas catarsis le excitaban mucho a Bacon hasta que se aburrió. No podemos vivir solo de crecendos, necesitamos algunos pasajes piano, piano. Cuando Bacon ya no amaba a Lacy, este también se buscó la muerte con sus excesos. “Toda la gente que he amado muere de forma trágica, ese es mi destino” decía borracho.
El Estudio a partir del Retrato del Papa Inocencia X de Velázquez 1953, está dentro de una de sus “space frames” dorada, es un baldaquín que lo sostiene, el Papa no tiene piernas, se sujeta con sus manos-garras a la silla, el púrpura de su manto enmarca la cara que se desvanece en la penumbra, la piel cadavérica, blanca, trasluce la oscuridad, rayos dorados caen por todo el cuadro creando una jaula más que un baño de luz. Al ver esa crueldad muerta solo puedo pensar en el padre de Bacon, en el hombre que lo maltrataba, que gritaba pateando las paredes, que amaba la cacería y las armas y que despertaba esa dualidad de fascinación sexual y miedo. Éste es al que teme, el otro es al que deseó y que lo rechazó, entregándolo a los sirvientes, diciéndole no estás a mi altura. ¿Un Santo Padre así merece una pintura cómo esta? No, la pintura es excelente, la historia es solo eso, parte de una biografía escandalosa, como la de todos, si dijéramos la verdad. La exposición es exhaustiva, los trozos de carne que recuerdan al buey desollado de Rembrandt están colgados con sus escuetas cédulas Pintura 1946, y Segunda versión de Pintura 1946. En los 80’s retoma a la tragedia griega como inspiración en Edipo y la Esfinge después de Ingres y El Tríptico Inspirado en la Orestíada de Aquiles 1981.La muerte de George Dyer mató a los celos y las furias, aquí vemos los cadáveres de la vida de Bacon. Ya al final de su vida Bacon estaba agotado por el alcohol y sus amantes eran más pacíficos, John Edwards fue un acompañante infiel pero tranquilo y eso se refleja en sus obras, que son más serenas, vemos a Edwards sentado con las piernas cruzadas relajado, y los autorretratos de Bacon. Después de que le extirparan un riñón con cáncer, la vida de Bacon dejó el placer violento, su último viaje, buscando a un joven español, le costó la vida. En alguna ocasión dijo que lo peor que podría sucederle a cualquiera era morir rodeado de monjas, y así murió, en un hospital católico de Madrid, con monjas a su lado. “I give the name violence to a boldness lying idle and enamored of danger” Genet.

Metropolitan Museum of Art.
Francis Bacon: A Centenary Retrospective
May 20, 2009–August 16, 2009

11 comentarios:

Daniel Pérez dijo...

Una visión esclarecedora y sagaz del pintor inglés, no por casualidad amigo de Lucian Freud. Bacon se vio enfrentado al verdadero rostro de la naturaleza humana desde la primera infancia: no tuvo espacio para hacerse ilusiones. De ahí proviene la crueldad y la violencia que recorre sus pinturas. Los legionarios del conceptualismo lo rechazan por su estrecha relación con la tradición pictórica: con los medios clásicos de la pintura Bacon elaboró una obra objetivamente trasmisora de sentido, un logro que la intolerancia conceptual encarnada por Roberta Smith no le perdona, porque para el autoritarismo temporal la pintura es una cosa anacrónica, ajena al "espíritu de la época". La realidad es que las imágenes de Bacon expresan por sí solas sus vivencias más profundas. No es necesario traducirlas en palabras: eso es lo que define a un verdadero pintor.

César Aguilar Gazquez dijo...

Saludos
Siempre habia sentido una atracción por la obra de este hombre, no conocia en profundidad su biografía, sentia l dolor de las pinturas y algo oscuro tras ellas, todos tenemos algun tipo de demonios que nos acompañan siempre.

Personalmente creo que cuando se toma la decision de pintar, de ser pintor de dedicarte en cuerpo y alma a la pintura empiezas a exorcisar esos demonios, Bacon lo hizo contra todo pronostico, otros en la conceptual Barcelona como tu dices, nos echan una y otra vez de las galerias, no aceptan nada de lo que les mostramos y nos enfrentamos al hambre, pero seguimos pintando.

Perla dijo...

La pintura de Bacon es peligrosa, me hace sentir emociones que me son extrañas e inquietantes. Avelina, gracias por darnos una pista de la época en que vivió. Me cuesta trabajo pensar que Bacon ya tiene 100 años. Su trabajo es tan contemporáneo (aunque eso suene actualmente a insulto) que no parece ser el producto de la generación de nuestros bisabuelos. Y no digo que se parezca en su trasgresión y audacia a lo que están haciendo los artistas jóvenes, ya que para demostrarnos su "frescura" y juventud aunque la mayoría tenga más de 40 años, pintan mal, naïf, vulgar o -citando a Lésper en uno de sus calificativos más precisos- pedestres. Leì el artículo que menciona de Roberta Smith http://www.nytimes.com/2009/05/22/arts/design/22baco.html?_r=1 y compara sus pinturas con los "videoartes" de Bill Viola, entre otras comparaciones insolentes y reduccionistas de la obra de Bacon. Qué bueno que Lésper levanta la voz y defiende-define la obra de Bacon en contra de los ladridos de los propagandistas del pseudo-arte.

Xolotl Polo dijo...

Igual que la obra de Bacon este articulo es parco y descarnado. No es necesario algo más para en pocas líneas describir la vida del artista. Te felicito, Buen articulo.

Guillermo Barquero dijo...

Qué buen texto. Qué magnífica obra, de lo mejor del siglo XX.

NANO dijo...

.:.

No se por qué, pero me dio curiosidad el saber en dónde te sientas para escribir y cuales son tus rituales...

Gran texto, como siempre...


.:.

Julio Cesar Belmont dijo...

Articulo concreto y rotundo como el mismo Bacon...
Felicidades Avelina.

Me pregunto, hoy en una sociedad hibrida y relampagueante en pasos agigantados donde lo que se maximizaba hoy se minimiza y lo que se minimizaba hoy se maximiza, los motores creativos del artista o pintor son... son algo mas que nopales y conquista, ó se regresa a la formula mexicanoide de los 80`s - 90`s, ó ya logramos sobrepasar fronteras y realidades logrando integrarnos a el set mundial donde lo conceptual se transforma?

pregunta que me formulo en masa, no en individuo que es una cuestion mas clara, porque lo mio lo mio es esa belleza que a muchos incomoda y eso terrible que pocos logran ver...

Saludos

Alexánder Obando dijo...

Excelente semblanza. Felicidades y gracias.

Pedro Texeira dijo...

Gracias, ....me hicistes pasar una tarde de domigo genial . Un besito

Anónimo dijo...

Hola,
No encontre tu texto del sábado en Laberinto. ¿Lo puedes subir aquí? Gracias. Daniela Rosemberg

Fotógrafo dijo...

Un concenso del autor que lo desnuda ante su obra. Una cruda realidad que lo llevo a vomitar con proyección dura y de sabor amargo.

Por que sigas hablando en voz alta y gritando desde las trinchera, adelante Avelina